©Издательство «Прогресс», Москва, 1976


Название©Издательство «Прогресс», Москва, 1976
страница4/13
ТипДокументы
filling-form.ru > Туризм > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
(Прим. перев.)

18

путем: мы видим, что ни одна постановка не может сохраниться в репертуаре дольше пяти

лет. Устаревают не только прически, костюмы и грим. Все составные части спектакля —

рисунок роли, выражающий определенные эмоции, телодвижения, жесты, мелодия речи —

непрерывно колеблются в цене на незримой фондовой бирже. Жизнь не стоит на месте,

перемены сказываются на актерах и на зрителях; другие пьесы, другие виды искусства, кино,

телевидение, мелкие повседневные события непрерывно заставляют пас заново

переписывать историю и вносить поправки в сегодняшние истины. В Доме моделей кто-

нибудь стукнет кулаком по столу и скажет: «Настало время сапожек», и с этим фактом всем

придется считаться. Живой театр, который попытается игнорировать такую пошлую вещь,

как мода, наверняка зачахнет. Любая театральная форма, однажды родившись, в конце

концов умирает; любая театральная форма нуждается в переосмыслении, и ее новое

толкование непременно будет отмечено веяниями своего времени. В этом смысле в театре

все относительно. И тем не менее настоящий театр -г- это не Дом моделей; в театре есть

принципы, которые не меняются, есть элементы, которые присутствуют о любом

драматическом представлении. Попытки отделить вечные истины от скоропреходящих

увлечений неизбежно заводят в кладбищенский тупик, это не более чем утонченный

снобизм, который таит в себе гибель. Так, например, все согласны, что декорации, костюмы,

музыка периодически требуют обновления; это законная добыча режиссеров-постановщиков

и художников. Но когда речь заходит о внутренней жизни и поведении героев, мы чувствуем

себя уже не так уверенно; нам кажется, что, если эти особенности верно отражены в самой

пьесе, способы выражения могут оставаться неизменными.

С этой же проблемой связан конфликт между режиссерами и дирижерами, который

возникает при постановке опер, когда две совершенно различные театральные формы —

драматическая и музыкальная — рассматриваются как единое целое. Дирижер имеет дело с

материей, которая позволяет человеку максимально приблизиться к выражению невидимого.

Его партитура — это изображение невидимого, а звуки извлекаются с помощью

инструментов, которые почти не подвержены изменениям. Личные особенности музыкантов

не имеют значения: худой кларнетист вполне в состоянии издать более мощный звук, чем его

толстый коллега. Композитор и сама музыка отделены друг от друга. Поэтому музыкальная

ткань создается всегда одним и тем же способом, и этот способ незачем пересматривать и

переоценивать. Создатель драматического образа — человек из плоти и крови, и здесь

действуют совсем иные законы. Творец и его творение неразделимы. Только обнаженный

актер в какой-то мере походит на инструмент, как таковой, скажем, на скрипку, и только в

том случае, если он обладает безупречной классической фигурой, не изуродованной

брюшком или кривыми ногами. Балетный танцовщик иногда приближается к этому идеалу,

поэтому он может воспроизводить определенные позы, не привнося в них свои личные

особенности и не искажая их внешними проявлениями жизни. Но в ту минуту, когда актер

надевает платье и начинает произносить какие-то слова, он вступает на зыбкую почву

самовыражения и бытия, доступную также его зрителям. Поскольку профессиональная

жизнь музыканта протекает в совсем иных условиях, ему трудно попять, почему

традиционные сцены, которые вызывали смех у Верди или заставляли изумляться Пуччини,

теперь никому не кажутся ни смешными, ни поучительными. Серьезная опера — прекрасный

пример Неживого театра, доведенного до абсурда. Это обширное поле сражения, на котором

идет нескончаемая битва за пустяки, это набор сюрреалистических анекдотов, порожденных

стремлением доказать, что в опере все должно оставаться так, как есть. В опере все нужно

изменить, но перемены в опере строго воспрещены.

И опять-таки не стоит давать волю негодованию, так как, если мы попытаемся упростить

проблему и будем считать, что традиции — это и есть та преграда, которая стоит между

нами и живым театром, мы снова утратим реальную почву под ногами. Мы наталкиваемся на

омертвевшие элементы и понятия повсюду: в нашей сегодняшней культуре, в

художественных ценностях, которые мы унаследовали от прошлого, в структуре экономики,

в жизни актера, в работе театральных критиков. Рассмотрев всю совокупность этих проблем,

19

мы убедимся, что вопреки ожиданиям противоположная точка зрения тоже имеет право на

существование, потому что в Неживом театре часто бывают мучительные, незавершенные и

даже вполне удачные, хоть и кратковременные, прорывы в. реальную жизнь.

В Нью-Йорке, например, наиболее омертвевшим элементом, безусловно, является

экономика. Это не значит, что все созданное в Нью-Йорке никуда не годится, но театр, где из

экономических соображений нельзя потратить на подготовку спектакля больше трех педель,

искалечен в самой своей основе. Время — еще не все, иногда за три недели можно

достигнуть удивительных результатов. Бывают случаи, когда то, что мы неточно называем

алхимией или везением, приводит к поразительному взрыву активности, и тогда одно

открытие следует за другим, вызывая цепную реакцию удач. Но такие случаи — редкость;

здравый смысл подсказывает, что, если репетиции, как правило, должны продолжаться не

больше трех недель, спектакли, как правило, от этого страдают. Эксперименты исключаются,

риск невозможен. Режиссер обязан показать товар лицом, иначе он будет изгнан, а вместе с

ним и актеры. Разумеется, время тоже можно использовать без всякого толка и смысла;

потратить несколько месяцев на дискуссии, переживания, импровизации и не прийти ни к

чему. Я знаю актера, который семь лет репетировал «Гамлета» и ни разу его не сыграл,

потому что постановщик умер прежде, чем работа была завершена. С другой стороны, в

спектаклях, поставленных в Советском Союзе по системе Станиславского, в течение многих

лет сохраняется такой уровень исполнения, о котором мы можем только мечтать. «Берлинер

ансамбль» умеет хорошо использовать время; здесь не скупятся и тратят на подготовку

нового спектакля около 12 месяцев, но в результате за ряд лет этот театр создал целую серию

постановок, каждая из которых по-своему замечательна и раскрывает до конца все

возможности труппы. Пользуясь упрощенным языком дельцов. «Берлинер ансамбль» —

более выгодное предприятие, чем обычный коммерческий театр, где наскоро состряпанные

представления так редко пользуются успехом. Каждый сезон на Бродвее и в Лондоне

ставится множество дорогостоящих спектаклей, которые идут одну-две недели, и лишь

изредка случается чудо и появляется действительно что-то интересное. Многочисленные

неудачи тем не менее нисколько не расшатали сложившуюся систему и не поколебали веру в

то, что в конце концов все образуется. На Бродвее цены на билеты непрерывно растут,

поэтому, хотя от сезона к сезону убытки тоже растут, каждый новый «гвоздь сезона», как это

ли парадоксально, приносит больше дохода, чем предыдущий. Театр посещают пес меньше и

меньше людей, а в окошечко театральной кассы в каждом отдельном случае поступают все

большие и большие суммы денег, VI когда-нибудь одни последний миллионер заплатит целое

состояние за то, чтобы посмотреть спектакль, на котором он будет единственным зрителем.

Так получается, что дело, которое одним приносит убыток, для других оказывается весьма

прибыльным. Все жалуются, однако многих такое положение вещей вполне устраивает.

Для тех, кто непосредственно связан с искусством, эта система губительна. Бродвей — это не

джунгли, это огромный агрегат, состоящий из множества хорошо подогнанных друг к другу

деталей. Но каждая из этих деталей обезображена и деформирована во имя того, чтобы

подходить ко всем остальным и безотказно выполнять свои функции. На Бродисс находится

единственный в мире театр, где любой артист — я говорю сейчас не только об актерах, но и

о художниках, композиторах и осветителях — нуждается в агенте для защиты своих личных

интересов. Это отдает мелодрамой, тем не менее каждый работник бродвейского театра в

каком-то смысле постоянно находится в опасности: он ежедневно рискует своей работой,

своей репутацией и сложившимся укладом жизни. Теоретически такое напряжение должно

создавать атмосферу страха, и будь это так, разрушительность подобной системы стала бы

очевидной. На деле, однако, подспудное напряжение создает совсем иную, хорошо

известную бродвейскую атмосферу повышенной эмоциональности, внешнего дружелюбия и

нарочитой бодрости. На первую репетицию «Дома цветов» композитор Гарольд Арлеп

пришел с голубым васильком в петлице, с шампанским и с подарками для всех участников

спектакля. Пока он обнимал и целовал исполнителей, автор либретто Трумэн Кэпот мрачно

шепнул мне на ухо: «Сегодня день любви. Законники явятся завтра». Он оказался прав. Перл

20

Бепли вручила мне постановление суда об уплате 50000 долларов, прежде чем зрители

увидели спектакль. Иностранцу (в качестве воспоминания) подобная ситуация кажется

забавной и волнующей — слова «театральный бизнес» осе оправдывают и все объясняют, —

но, если называть вещи своими именами, надо признать, что нарочитое панибратство

является прямым следствием эмоциональной глухоты. В такой обстановке обычно никто не

чувствует себя спокойно и уверенно и никто не решается быть откровенным. Я говорю

сейчас о настоящей, нештатной близости, которая возникает, когда люди долго работают

вместе и полностью доверяют друг другу; на Бродвее легко простят грубое

саморазоблачение, но эта легкость не имеет ничего общего с тонкостью и чуткостью людей,

которые делают общее дело и могут положиться друг па друга. Завидуя англичанам,

американцы завидуют прежде всего этой особой чуткости, умению поступаться собой.

Американцы называют это стилем и относятся к этой способности англичан, как к чуду.

Когда вы ставите о Нью-Йорке спектакль и вам говорят, что у такого-то актера «есть стиль»,

это обычно означает, что он подражает кому-то, кто подражает какому-то европейскому

актеру. В американском театре всерьез говорят о стиле, как о манере держать себя, которую

можно перенять, и актеры, которые играли в классических пьесах и усилиями льстивых

критиков поверили, что у них «есть стиль», делают все возможное, чтобы поддерживать

представление о том, что стиль — это некая редкость, украшающая лишь избранных

представителей актерской профессии, И все-таки Америка вполне может иметь свой

собственный замечательный театр. У американцев есть для этого все необходимое; сила,

храбрость, юмор, деньги и умение трезво оценивать трудности.

Однажды утром я стоял в Музее современного искусства и наблюдал за людьми, которые

толпились вокруг, заплатив за вход один доллар. Почти у всех этих люден были живые лица

с каким-то своим выражением — лица хороших зрителей, если можно воспользоваться такой

простой личной меркой для определения зрителей, ради которых хочется ставить спектакли.

Потенциально в Нью-Йорке есть очень много хороших зрителей. К несчастью, они редко

ходят в театр.

Они редко ходят в театр, потому что цены на билеты непомерно высоки. Они могли бы

позволить себе такой расход, но их останавливает страх перед очередным разочарованием.

Нью-Йорк не случайно считается городом самых могущественных и суровых критиков в

мире. На протяжении многих лет зрители Нью-Йорка невольно содействуют превращению

обыкновенных людей, подверженных заблуждениям, в дорогостоящих экспертов, потому

что. подобно коллекционерам, покупающим дорогие картины, они боятся рисковать в

одиночку— традиция обращения к профессиональным ценителям искусства, таким, как

Дювин7 , прочно укоренилась теперь среди тех, кто заходит в театральные кассы. Круг

замкнулся; когда в защитниках нуждаются не только артисты,, но и зрители, большая часть

любознательных» умных н независимых людей перестает интересоваться театром. Подобная

ситуация, характерна не только для Нью-Йорка. Я столкнулся примерно с теми же

трудностями, когда мы играли «Пляску сержанта Масгренва» Джона Ардена в театре

«Атеней» в Париже. Это был настоящий провал: нас ругали почти во всех рецензиях и

актеры играли буквально в пустом зале. Мы были уверены, что в Париже есть зрители,

которые с удовольствием посмотрели бы этот спектакль, и объявили, что дадим три

бесплатных представления. Соблазн получить даровой билет оказался так велик, что рядовые

спектакли превратились в бурные премьеры. Толпы людей рвались в театр, полиции

пришлось перегородить фойе железными решетками, спектакли шли великолепно, потому

что актеры, согретые вниманием зрителей, играли лучше, чем когда-либо, и зрители в ответ

награждали их оглушительными аплодисментами. Театр, накануне похожий на промозглую

мертвецкую, во время первого бесплатного представления звенел и гудел от успеха. Когда

спектакль кончился, мы дали полный свет и увидели своих зрителей. В основном это были

молодые люди, хорошо одетые, в строгих костюмах с галстуками. Франсуаза Спира,

директор нашего театра, вышла на сцену.

7 Ж.оэф Дювил (1869 – 1939) —знаток искусства, известный торговец картинами.

21

— Есть в этом зале кто-нибудь, кто не в состоянии купить билет в театр?

Один из присутствующих поднял руку.

— А все остальные, почему вы ждали бесплатных спектаклей?

— В газетах были плохие рецензии...

— Вы верите газетам? Громкий хор голосов:

— Нет!

— Так почему...

Со всех сторон посыпались одни и те же ответы: не хочется рисковать, не хочется

обманываться. Так создается порочный круг. Неживой театр настойчиво торопит

собственные похороны.

Но можно подойти к этой проблеме иначе. Если хороший театр возможен только при

хороших зрителях, то каждая зрительская аудитория имеет тот театр, который она

заслуживает. Хотя зрителям, наверное, было бы очень неприятно узнать, что у них, как у

зрителей, есть определенные обязанности. Какие практические выводы они могли бы из

этого сделать? Какой это будет печальный день, когда люди придут в театр из чувства долга.

Оказавшись в театре, зрители не могут принудить себя стать лучше, чем они есть на самом

деле. В каком-то смысле зрители вообще ничего не могут. И все-таки в этом утверждении

заключено противоречие, на которое нельзя не обратить снимания, потому что осе зависит от

зрителей.

Во время гастрольной поездки Королевского шекспировского театра по Европе спектакль

«Король Лир» шел с возрастающим успехом; вершина была достигнута где-то между

Будапештом и Москвой. Трудно себе представить, что зрители, большая часть которых едва

знала английский ЯЗЫК, могут оказывать такое влияние на исполнителей. Приходя в театр,

они приносили с собой любовь к «Королю Лиру», огромный интерес к актерам из другой

страны и главное — опыт жизни в послевоенной Европе, который приближал их к

трагической тематике пьесы. Необычайное внимание, с которым они смотрели спектакль,

делало их молчаливыми и сосредоточенными; атмосфера, царившая в зрительном зале,

создавала у актеров ощущение, что они играют под яркими лучами прожектора. В результате

осветились самце темные места пьесы, они исполнялись с таким богатством смысловых

оттенков и с таким мастерским владением английским языком, которые могли оценить лишь

немногие из присутствующих в зале, но чувствовали все. Актеры были тронуты и

взволнованы, они приехали в Соединенные Штаты, горя желанием показать зрителям,

знающим английский язык, все то, чему они научились под пристальным взглядом

европейцев, Я был вынужден вернуться в Англию и встретился с труппой только через

несколько недель в Филадельфии. К. моему удивлению и огорчению, оказалось, что актеры

играют значительно хуже, чем прежде. Мне хотелось наговорить им резких слов, но я

понимал, что они не виноваты. Они потеряли контакт со зрителями, в этом было все дело.

Филадельфийские зрители, разумеется, прекрасно знали английский язык, но среди них

почти не было людей, которых интересовал «Король Лир», они приходили в театр по тем

причинам, по которым чаше всего ходят в театр: чтобы не отстать от знакомых, чтобы

доставить удовольствие женам и тому подобное. Я не сомневаюсь, что к таким зрителям

тоже можно найти подход и заинтересовать их «Королем Ли-ром», но наш подход оказался

заведомо неверным. Аскетизм нашей постановки, такой уместный в Европе, здесь оказался

бессмысленным. Я смотрел на зевающих людей в зале и сознавал свою вину, я прекрасно

понимал, что мы чего-то не доделали. Если бы я ставил «Короля Лира» для

филадельфийских зрителей, я, конечно, поставил бы его иначе — с совершенно иной

расстановкой акцентов и, попросту говоря, с иной силой звучания. Но менять что-то в

завершенной постановке во время гастрольной поездки — об этом нечего было и думать.

Актеры тем не менее бессознательно откликались на новую ситуацию. Они старались

подчеркнуть те места пьесы, которые могли привлечь внимание зрителей, то есть

безжалостно эксплуатировали каждую возможность обострить действие или

продемонстрировать взрыв чувств; они играли крикливее н грубее, чем в Европе, и, конечно,

22

торопливо проговаривали те сложные сцены, которыми так наслаждались зрители, не

знающие английского языка, н которые — ирония судьбы! — могли оценить по достоинству

только зрители, знающие этот язык. В конце концов наш импресарио договорился, что мы

дадим несколько представлений в Линкольн-центре в Нью-Йорке — в огромном зале со

скверной акустикой, где почти невозможно добиться контакта со зрителями. Нам пришлось

играть в этом громадном театре по экономическим соображениям — прекрасный пример

того, как создается замкнутый круг причин и следствии и неудачный состав зрителей, или

неудачное помещение, или то и другое вместе превращают актеров в грубых ремесленников.

Мы снопа оказались в такой ситуации, когда у актеров мс было выбора: они поворачивались

лицом к публике, говорили громким голосом и, разумеется, отбрасывали все то, что

придавало художественную ценность их игре. Такая опасность подстерегает актеров в любой

поездке: как правило, им приходится играть совсем не в тех условиях, на которые рассчитан

спектакль, поэтому контакт с новой аудиторией — обычно дело случая. В прежние времена

бродячие актеры перестраивали свои выступления в каждом новом месте; современные

изощренные постановки не обладают такой гибкостью. Вот почему, когда мы играли «US»

— спектакль - хэппенинг о воине во Вьетнаме, созданный общими усилиями группы актеров

Королевского шекспировского театра, •— мы решили отказаться от приглашений на

гастроли. Наш спектакль во всех своих деталях был рассчитан па тот круг лондонских

зрителей, которые посещали театр «Олдвич» в 1966 году. Отличительная черта этой

экспериментальной постановки заключалась в том, что у пас не было текста, придуманного и

написанного драматургом. Актеры обменивались репликами со зрителями, и в результате

возникала та духовная общность, которая придавала смысл, каждому такому вечеру. Если бы

у нас был определенный текст, мы могли бы играть и в других местах; без такого текста наш

спектакль действительно был хэппенингом поэтому мы, конечно, что-то утратили оттого, что

играли его целый, сезон, хотя лондонский сезон длится всего пять месяцев. Одно-

единственное представление могло бы стать подлинной вершиной. Но мы считали своим

долгом включить «из» в репертуар, и в этом была наша ошибка. Репертуар повторяется, а

повторять можно только то, что не подлежит изменению. Правила английской цензуры

воспрещают актерам менять текст и импровизировать по время выступлений. В этом

конкретном случае невозможность изменений обрекла спектакль на умирание: по мере того

как терялась непосредственность контакта со зрителями и заинтересованность » теме,

воодушевление актеров тоже спадало.

Однажды во время беседы с группой студентов мне удалось наглядно показать, как сильно

зависит качество актерского исполнения от степени внимания аудитории, Я попросил кого-

нибудь выйти на сцену. Охотник нашелся, и я вручил ему листок бумаги, на котором был

напечатан монолог из «Дознания», пьесы Петера Вайса об Освенциме. Пока доброволец

читал текст про себя, остальные хихикали, как это обычно бывает, когда зрители видят, что

один из них попал в глупое положение. Но человек на сцене был слишком поражен и

потрясен тем, что он читал, и не пытался скрыть свое смущение неловкими шутками, тоже

обычными в таких случаях. Его серьезность и сосредоточенность в конце концов передались

остальным, и водворилась тишина. Тогда по моей просьбе он начал читать вслух. В первых

же словах в полную меру прозвучал их ужасный смысл и тот отклик, который они рождали в

душе чтеца. Слушатели мгновенно это поняли. Они слились с ним воедино, они слышали

только его голос: лекционный зал. сам этот человек, который добровольно вышел на

сцену,— ничто больше не существовало, гипнотическая сила голых фактов, рассказывающих

об Освенциме, восторжествовала надо всем остальным. Он продолжал читать, но

ошеломление не проходило и тишина оставалась такой же напряженной, а главное — его

чтение с профессиональной точки зрения было безупречно; его нельзя было назвать ни

хорошим, ни дурным, ни техничным, ни беспомощным — оно было безупречно, потому что

выступавший забыл о себе и не заботился о правильных интонациях. Он чувствовал, что

присутствующие хотят его слушать, и ему хотелось, чтобы его слушали; образы,

23

возникающие с его сознании, подсказывали ему форму выражения и невольно придавали его

голосу нужный тембр и нужную силу звучания.

Затем я попросил выйти на сцену еще одного добровольца и вручил ему монолог из

«Генриха V», в котором называются имена убитых французов и англичан н говорится,

сколько погибло тех и других. Он прочел монолог вслух со всеми ошибками, которые

обычно делают любители. Одного вида томика Шекспира оказалось достаточно, чтобы

разбудить множество условных рефлексов, связанных с чтением стихов. Его голос звучал

неестественно, потому что он изо всех сил старался сделать свою речь благородной и

значительной; он старательно преподносил каждое слово, ставил бессмысленные ударения,

язык с трудом повиновался ему, он держался напряженно и неуверенно, и его слушали

невнимательно и беспокойно. Когда он кончил, я спросил у присутствующих, почему

перечень убитых при Азенкуре произвел на них гораздо меньшее впечатление, чем описание

погибших в Освенциме. Завязалась оживленная дискуссия.

— Азенкур — это прошлое.

— Но Освенцим — тоже прошлое.

— Пятнадцатилетней давности!

— Сколько же времени должно пройти?

— Когда труп становится историческим трупом?

—Через сколько лет убийство приобретает романтический ореол?

Мы поговорили еще несколько минут, и я предложил провести такой опыт. Я попросил того

же актера - любителя прочесть монолог еще раз с паузами после каждого имени; во время

пауз слушатели должны были, соблюдая тишину, припомнить и объединить свои

впечатления от Освенцима и Азенкура и постараться поверить в то, что все эти имена

принадлежали некогда живым людям, поверить настолько, чтобы представить себе, что

бойня при Азенкуре происходила на их памяти. Актер начинал читать монолог снова, и

слушатели добросовестно старались выполнить порученную им работу. После первого

имени относительная тишина стала напряженной. Это напряжение передалось актеру, он

почувствовал, что между ним и слушателями установилась эмоциональная связь, он перестал

думать о себе, все его внимание сконцентрировалось на том, о чем он говорил. Теперь уже

сосредоточенность слушателей активно помогала ему: его интонации упростились, он нашел

верный ритм, это в свою очередь усилило интерес слушателей, и наконец возник

двусторонний поток мыслей н чувств. Когда он кончил, мне ничего не нужно было

объяснять, слушатели сами поняли, что им удалось сделать, они сами поняли, насколько

разной может быть тишина.

Конечно, этот опыт, как все другие опыты, было достаточно искусственным: зрители играли

в нем более активную роль, чем обычно, и тем самым помогли неопытному актеру. Как

правило, опытный актер, читая такой отрывок, сам добивается от зрителей той степени

внимания, которая соответствует степени правдивости его исполнения. Иногда актеру

удается полностью захватить аудиторию, и тогда он, как матадор-виртуоз, может делать со

зрителями все, что захочет. Однако обычно это зависит не только от него одного. И я и

исполнители убедились, например, что в Америке «Визит»8 или «Марат/Сад» находят более

живой отклик, чем в Англии. Англичане не в состоянии воспринять «Визит», как нечто

достоверное, как рассказ о силах зла, дремлющих в каждом маленьком человеческом

сообществе, и, когда мы играли в глухих углах Англии при пустом— буквально пустом —

зале, те немногие, кто приходили в театр, говорили: «Выдумки!», «Так не бывает!»; они

хвалили или ругали спектакль, как хвалят или ругают сказку. «Марат/Сад»9 пользовался в

Лондоне успехом, скорее, как яркое театральное зрелище, чем как пьеса о революции, войне

8 «Визит пожилой дамы» — пьеса Фридриха Дюрренматта. ;,. (Русский перевод — Москва. «Искусство», 1959.)

9 «Преследование и убийство Жана Поля Марата, представленное труппой дома умалишенных в Шарантоне

под руководством господина де Сада» — пьеса Питера Вайса (Peter Weiss. Die Verfolgung und Ermorfung

Jean Paul Marats/ Dargest/ durct die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des

Herrn de Saade. Frankfurt a. M., 1964).

24

и безумии. Противоположные по смыслу слова «литературным» и «театральный» достаточно

многозначны, по, когда англичане произносят их в качестве похвалы, обычно это означает,

что они не хотят касаться темы, которая внушает им беспокойство.

Американские зрители реагировали на обе пьесы гораздо более непосредственно, они без

труда соглашались с предпосылкой, что люди алчны, жестоки и легко впадают в безумие.

Драматичность сюжета захватывала и держала их в напряжении, а когда шел «Визит», они

часто попросту не обращали внимания на то, что повествование развертывается в

непривычной экспрессионистической манере. Их занимало только содержание пьесы.

Блистательные успехи Казана — Умльямса — Миллера, «Вирджиния Вулф» Олби10

подготовили аудиторию, способную полностью включаться в круг забот к тревог героев

пьесы, и каждого из этих спектаклей был огромным событием потому что сосредоточенность

зрителей создавала нерасторжимую связь между сценой и залом.

В Америке волна всеобщего признания Неживого театра сменяется не менее мощной волной

его неприятия. Несколько лет назад здесь возникла Студня актеров, которая стремится

поддерживать веру в себя, показывать практическую помощь тем актерам, которым не

посчастливилось получить работу на длительное время. Благодаря серьезному и

систематическому изучению некоторых разделов системы Станиславского Студни актеров

удалось создать прекрасную школу актерской игры, которая полностью отвечает

требованиям современной драматургии л современной публики. Актеры по-прежнему

вынуждены готовить спектакли за три недели, но они находят опору в традициях школы и

являются на первую репетицию, уже имея что-то за душой. Навыки, полученные в Студии,

придают их игре убедительность и цельность. Актер Студии в состоянии отбросить штампы,

имитирующие реальность, и попытаться найти нечто более реальное в себе самом. Он

представляет свои находки на суд публики, то есть живет на сцепе жизнью созданного им

образа и тем самым превращает процесс игры в процесс познания человеческой природы.

Слово «реальность» имеет много значений, но в данном случае под ним понимается срез с

реальной жизни, в котором сконцентрированы люди, окружающие актера, и волну ЕОЩПС их

проблемы, причем этот срез должен совпасть с тем срезом с действительности, который

попытался зафиксировать тот или иной современный драматург— Миллер или Теннесси

Уильяме. Точно так же источник жизнестойкости театра Станиславского заключался в том,

что он отвечал требованиям лучших русских классически?; авторов, пьесы которых игрались

в традициях натуралистической школы. В России в течение ряда лет натуралистическая

школа, зрители и драматургия находились в состоянии полной гармонии. Позже Мейерхольд

бросил вызов Станиславскому и предложил другой стиль игры, запечатлевший другие

элементы реальности. Но Мейерхольд исчез. Сейчас в Америке настало время для появления

нового Мейерхольда, так как американцы больше не верят, что с помощью

натуралистических методов можно показать, какие силы управляют их жизнью. Американцы

обсуждают Жене, переоценивают Шекспира, цитируют Арто, много говорят о традиционных

представлениях — и все это продиктовано вполне реалистическими соображениями: многие

аспекты современной американской жизни могут быть отражены только с помощью такого

рода методов. Еще недавно полнокровная жизнь американского театра вызывала у англичан

нескрываемую зависть, Сейчас маятник качнулся в сторону Лондона, как будто англичане

постигли наконец все тайны. Несколько лет назад я видел в Студни актера девушку, которая

пыталась прочесть монолог леди Макбет от лица дерева; когда я рассказывал об этом в

Англии, все смеялись, и даже сейчас многие актеры еще не понимают, что дают подобные

упражнения. Однако девушке в Нью-Йорке не нужно было объяснять, что такое групповые

действия и импровизация — этому она уже научилась, ей хотелось понять, что такое форма,

какие обязательства налагает форма, вот почему она стояла с поднятыми руками и пыталась

«почувствовать» себя деревом, растрачивая впустую свое внутреннее горение и свою

энергию.

10 «Кто боится Вирджинии Вулф?» — пьеса Эдварда Олби, 1962).

25

Все это опять приводит пас к топ же проблеме. Слово «театр» включает в себя несколько

расплывчатых понятий. В большинстве стран у театра нет ни определенного социального

статуса, ни ясной цели, он существует только за счет разделения своих функций: для одного

театра главное — деньги, для другого — слана, для третьего — эмоции зрителей, для

четвертого — политика, для пятого ,— развлечения. Актеры в смятении кидаются из одной

крайности в другую, тщетно пытаясь вырваться из тисков обстоятельств, над которыми они

утратили власть. Актеры иногда производит впечатление люден завистливых и неглубоких,

по я ни разу не встречал актера, которым не хотел бы работать. Это стремление работать —

источник их силы. Это то стремление, которое всегда и везде помогает профессиональным

актерам находить общий язык. Тем не менее актеры не могут сами изменить условия своей

работы. В театре без определенного направления и ясной цели актер обычно слепое орудие, а

не инструмент, но, даже если театр ставит во главу угла актера, это тоже еще не решает

проблемы. Наоборот, мертвая система актерской игры лишь углубляет кризис.

Трудности актерской профессии связаны не только с коммерческими устремлениями театров

п неизбежном спешкой при подготовке спектаклей?' Певцы, а часто и танцоры до конца

жизни сохраняют связь со своими учителями, но, после того как драматический актер стал

актером, никто больше не заботится о развитии его таланта. Это особенно бросается в глаза в

коммерческом театре, однако в постоянных труппах дело обстоит немногим лучше,

Достигнув определенного положения, актер перестает работать дома. Посмотрите на

молодого актера, еще не сформировавшегося, не накопившего опыта, но ярко одаренного,

полного дремлющих сил. Такой актер быстро понимает, на что он способен; при некотором

везении он преодолевает первые трудности и добивается весьма завидного положения, то

есть получает работу по душе и успешно с ней справляется, за что его вознаграждают

деньгами и восхищением. Если он хочет двигаться дальше, следующий этап, очевидно,

должен состоять в том, чтобы перешагнуть за рамки достигнутого и попробовать разрешить

какую-нибудь действительно трудную задачу. Но НУ это ни у кого не хватает времени.

Друзья почти ничем не могут помочь молодому актеру, родители вряд ли разбираются в

тонкостях его искусства, а агент, которому он поручил вести свои дела, даже если это

человек доброжелательный и умный, не станет толкать его на то, чтобы отказываться от

выгодных приглашений на хорошие роли ради неопределимых обещаний чего-то лучшего.

Удачная карьера не всегда способствует артистическому росту; нередко по мере укрепления

своего положения актер начинает создавать все более схожие образы. Это очень печально, и

каждое новое исключение из правила лишь затемняет истину.

Чем обычно заполнена жизнь рядового актера? Конечно, множеством самых разнообразных

дел: он валяется в постели, поглощает спиртные напитки, посещает своего парикмахера и

своего агента, ходит в кино, слушает музыку, читает, изредка что-нибудь изучает и даже — с

недавних пор — забавляется игрой в политику. Неважно, занят он серьезными делами или

пустяками, важно другое: почти все, что он делает, не имеет никакого отношения к его

главной заботе — не стоять на месте в своем профессиональном развитии, что означает не

стоять на месте в своем человеческом развитии, что означает работать во имя

совершенствования своего мастерства — да и где он может работать во имя этой цели?

Множество раз мне приходилось иметь дело с актерами, которые после обычных уверений в

том, что они «отдаются в мои руки», оказывались трагически неспособны, несмотря па все

свои старания, хотя бы па одно мгновение, даже на репетиции, расстаться с закосневшим

образом самих себя, за которым не скрывалось
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

©Издательство «Прогресс», Москва, 1976 iconАлександр Дима Принципы сравнительного литературоведения Перевод...
Кафедра русской классической литературы и теоретического литературоведения Елецкого государственного университета

©Издательство «Прогресс», Москва, 1976 iconНа оказание услуг по обработке фискальных данных
Общество с ограниченной ответственностью «Единый Расчетный Центр «Прогресс» (ооо «ерц «Прогресс»), именуемое в дальнейшем

©Издательство «Прогресс», Москва, 1976 iconОбразец заявления на временную регистрацию (заполняется собственником)
Иванову Анну Ивановну, 01. 01. 1976 г р., прибывшую с адреса: г. Москва, Ленинский проспект, д. 22, кв. 00, гр. Иванова Игоря Ивановича,...

©Издательство «Прогресс», Москва, 1976 iconОбразец заявления на постоянную регистрацию (заполняется собственником)
Иванову Анну Ивановну, 1976 г р., прибывшую с адреса: г. Москва, Ленинский проспект, д. 22, кв. 00, моего сына Иванова Игоря Ивановича,...

©Издательство «Прогресс», Москва, 1976 iconОбразец заявления на постоянную регистрацию (заполняется собственником)
Иванову Анну Ивановну, 1976 г р., прибывшую с адреса: г. Москва, Ленинский проспект, д. 22, кв. 00, моего сына Иванова Игоря Ивановича,...

©Издательство «Прогресс», Москва, 1976 iconРобер Амбелен «Драмы и секреты истории. 1306 1643»»
«Робер Амбелен «Драмы и секреты истории. 1306 – 1643»»: Издательская группа «Прогресс»; «Прогресс Академия»; Москва; 1992

©Издательство «Прогресс», Москва, 1976 iconУчебное пособие Москва 2008
Юдин В. П. Профсоюзная работа в школе. Учебное пособие. Москва, Издательство мгоу, 2008. 126 с

©Издательство «Прогресс», Москва, 1976 iconДоговор № на оказание услуг по изготовлению (восстановлению) деталей
«Сервисный центр «Прогресс» (ооо «Сервисный центр «Прогресс»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Левченко Олега...

©Издательство «Прогресс», Москва, 1976 iconИздательство «наука» Москва 1967 л
Редакционная коллегия: А. Я. Манусевич (отв ред.) М. А. Бирман, А. X. Клеванский и. А. Хренов

©Издательство «Прогресс», Москва, 1976 iconСборник статей эликсир Жизни Москва Издательство «Сфера» 1998
Примечание редактора к статье «Кама-лока и отношение эзотерической доктрины к спиритуализму»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск